Bienvenido a Logia Musical, un blog donde pensamos que para cada momento de la vida hay música ofreciendote compañía. Este lugar pretende ser un vínculo entre todos los melómanos que como Nietzsche, piensan que la vida sin música sería una equivocación.

Buscar en este blog

Yes - Close To The Edge (2003)


“Close to the Edge” es el quinto álbum del grupo británico Yes (1972). Esta obra es considerada como la obra maestra cumbre del Rock Progresivo Sinfónico de todos los tiempos y ha afianzando al grupo como uno de los más importantes actores dentro del género”.
Fue mi primer contacto con el Rock progresivo y nunca más lo he podido dejar.

“Yes fue influenciado en sus inicios (1968) por bandas precursoras del rock como The Who, Everly Brothers y los multifacéticos Crosby Stills Nash & Young. Rápidamente evolucionan a un estilo propio, caracterizado por complejas y recargadas armonías, tomando diversos elementos del Jazz, de la música clásica, junto con sus melódicas canciones y un enigmático contenido onírico y poético. Más duros y menos dramáticos que Genesis y menos electrónicos que los entonces psicodélicos Pink Floyd, el rock de Yes marcaría la historia con clásicos como, Fragile, Close To The Edge y Tales From Tophographic Oceans”.

“Close to the Edge” es una composición soberbia y sumamente ordenada, en la que cada sonido instrumental ha recibido gran cuidado en su factura. Rítmicamente contiene pasajes de métrica variada. En el caso del tema "Close to the Edge" se observa también superposición de acentuaciones, algo que en el rock no se conocía. Las influencias religiosas introducidas por Jon Anderson, son evidentes en la música y letra de las tres canciones de disco; el contraste entre el mundo espiritual y el material y la idea de que la unidad de todas las cosas es experimentada en un reino eterno. Close to the Edge es ampliamente considerado como uno de los álbumes principales del rock progresivo. Alcanzó el nº4 en las listas de ventas en el Reino Unido, y el nº3 en Estados Unidos”.  En el año 2003 se editó una remasterización que incluye 4 temas bonus con un total de 27 minutos.
Y en http://orfeoprog.blogspot.com.ar/2013/04/yes-close-to-edge-1972.html puedes encontrar la versión original de 1972.

Agradecemos el texto superior a Orfeoprog.

  Tracks List
1  Close to the Edge: The Solid Time of Change / Total Mass Retain / I Get Up  -  Anderson, Howe  18:42
2  And You and I / Cord of Life / Eclipse / The Preacher the Teacher / Apocalypse  -  Anderson, Bruford, Howe, Squire  10:08
3  Siberian Khatru  -  Anderson, Howe, Wakeman  9:00
- Bonus Tracks
4  America  -   Simon  4:12
5  Total Mass Retain  -  Anderson, Howe  3:21
6  And You and I: Cord of Life / Eclipse / The Preacher the Teacher / Apocalypse  -  Anderson, Howe  10:17
7  Siberia  -  Anderson, Howe, Wakeman  9:19

Para contar con la versión remasterizada del 2003 con bonus tracks te dejo un enlace para descarga, pero esta vez es un Torrent.

La Banda
- Jon Anderson / vocals
- Chris Squire / bass, vocals
- Rick Wakeman / keyboards
- Bill Bruford / drums
- Steve Howe / guitars, vocals

Read more

Murió Storm Thorgerson


Murió Storm Thorgerson, un brillante creador de portadas de discos
Fue uno de los colaboradores más frecuentes de Pink Floyd, banda para la que diseñó la icónica portada de "El lado oscuro de la luna". Un recorrido visual por algunas de sus obras más importantes.

19.04.2013

Storm Thorgerson, diseñador de algunas de las portadas más importantes e icónicas de los discos de bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, y Genesis, murió a los 69 años, víctima de un cáncer.

"Los diseños de Thorgerson eran una parte imprescindible del trabajo de Pink Floyd", expresó David Gilmour, lider de Pink Floyd, en la página web de la banda, lamentando la muerte de quien conoció en la adolescencia.

Thorgerson también diseñó las portadas de álbumes de Dream Theater, The Cranberries, The Mars Volta, Muse, Biffy Clyro y Peter Gabriel, pero su fama se debe fundamentalmente al prisma que refleja la luz en la cubierta del disco El lado oscuro de la luna, probablemente el disco más famoso de Pink Floyd.

El inglés formó, hasta comienzos de los 80, el colectivo de diseño Hipgnosis. Y también se dedicó a dirigir videoclips. Entre los más destacados, se cuentan los de las canciones "Owner of a lonely heart", de Yes, y "Learning to fly" o "High hopes", de Pink Floyd.

Read more

Voyager - Mike Oldfield


Inevitablemente, cuando escuchamos el nombre de Mike Oldfield, hasta nuestra mente llega el título de sus discos más famosos: los tres volúmenes de Tubular Bells. Sin embargo, este polifacético compositor y músico tiene joyas con tanta calidad como Tubular Bells, que lamentablemente no tienen, o no han tenido, tanta repercusión como otras. Nos referimos con esto a su disco titulado “Voyager”, que, si bien igualmente fue todo un éxito allá por el año 1996, lo cierto es que Oldfield ha cosechado una mayor popularidad con otros trabajos, tanto anteriores como posteriores.
Demasiado corto se nos hace este disco cuando escuchamos cualquiera de sus diez canciones, dejándonos un sabor de boca a la vez dulce y amargo. Cinco de ellas son maravillosas versiones de canciones tradicionales, que ha sabido embellecer, pasándolas por su propio y singular tamiz, en tanto que el resto, menos la primera del álbum, obra original de Bieito Romero, son composiciones exclusivas de Oldfield.
Una de las canciones tradicionales más hermosas de “Voyager” es sin duda “She Moves Through the Fair”, que todo el mundo en algún momento ha escuchado, bien en recopilatorios de música celta, bien en algún álbum de música chill out. La maravillosa versión de Oldfield supera con mucho lo que una se suele encontrar. En ella hay un juego tranquilo de tenues coros, al cargo de “London Voices”, y una bonita alternancia de guitarra, violín, y música electrónica. Con tal amalgama de diferentes sonidos se logra crear una atmósfera especial, como sacada de un antiguo cuento. En este punto recomendamos descolgar el teléfono cuando suene esta canción, porque puede llegar a ser realmente molesto.
Otra de las canciones de origen tradicional que se incluye en este álbum es la titulada “Flowers of the Forest”, todo un desafío a la habilidad y el talento, en la que colaboraron importantes músicos y compositores de música exclusivamente celta como Liam O´Flynn, que será mencionado más de una vez en el futuro, o los Highland Pipers.
Para no ser demasiado exhaustivos, era necesario terminar haciendo especial mención a la última de las canciones de “Voyager”: “Mount St Michel”, que es una de las mejores piezas musicales creadas por Oldfield. En ella tomaron parte músicos de la talla de Matt Molloy, integrante del grupo The Chieftains, pero también la London Symphony Orchestra. Siendo así, no podemos por menos que decir que se trata de una melodía poderosa, llena de pasión y de arrolladora fuerza, transportándonos, tal y como dice su propio título, al impresionante Monte de San Miguel, capaz de hacernos imaginar fantásticas historias.
Se trata, para resumir, de un disco que merece la pena escuchar y admirar. Se gana por goleada el título de “único”. 
Por Irene Sanz Montero
http://musicaparaelbunker.blogspot.com.ar

Tracks List

1. The song of the sun (4:32)
2. Celtic rain (4:40)
3. The hero (5:01)
4. Women of Ireland (6:27)
5. The voyager (4:23)
6. She moves through the fair (4:05)
7. Dark island (5:43)
8. Wild goose flaps its wings (5:03)
9. Flowers of the forest (6:01)
10. Mont St. Michel (12:18)

Total Time: 58:13


Read more

Gru - Cosmogenesis


GRU es el proyecto del multiinstrumentista polaco Piotrek Gruszka que cita a los siguientes artistas y bandas como sus influencias: Guthrie Govan, Fredrik Thordendal, Allan Holdsworth, Tool, Textures, Dream Theater, Pink Floyd, Cynic, Animals As Leaders, and Jerzy Połomski.
En octubre del 2010 GRU lanza su álbum debut llamado " Cosmogénesis " y lo deja disponible para su descarga gratuita desde dropbox. Poco después el enlace es eliminado por saturación de tráfico. Ahora se puede escuchar el disco entero en: http://grumusic.bandcamp.com/album/cosmogenesis

El polaco productor Piotrek Gruszka (quien también se conoce con el apodo de Gru) utiliza el metal progresivo instrumental para invocar imágenes de los cuerpos etéreos que ocupan el espacio exterior. Eso es casi todo lo que hay que decir para convencer a muchos para que le den una escuchada a Cosmogenesis.
Como se mencionó anteriormente, las imágenes que invoca la lista de canciones son decididamente muy elevadas, pero con la música en un enfoque más pesado con influencias de jazz fusión Gru muestra una voz totalmente personal.Cosmogenesis es un título adecuado, ya que el álbum suena como la banda sonora de la creación del universo. Suena como un disco con integridad total, en lugar de ser solo una serie de canciones unidas como una ocurrencia tardía. Las cosas son por lo general suficientemente homogéneas como para mantener arriba un tema y estilo en todo el tiempo de ejecución que es de 33,54 minutos, pero las canciones son lo suficientemente pegadizas como para sostenerse como pistas únicas. Esta no es una tarea fácil, y Gru debe ser elogiado. A diferencia de muchos de los álbumes que se centran en un modelo de virtuosismo técnico pesado, Gru le gusta dar un paso atrás y dejar que evolucionen las canciones con sentimiento y no innecesariamente a masturbarse sobre algunos polirritmia . Lo técnico manda, sin duda, pero las cosas se ponen locas sólo cuando la canción demuestra una entrega intensa. Cada canción es hermosa y pensada. Los riffs proggy e hiper-melódicos solos están moviendo piezas con los niveles perceptibles de emoción que se pusieron en ellas. No sé cómo se las arregla para hacer todo esto , pero él lo logra con experiencia.Gru, al igual que sus contemporáneos en el zeitgeist de bricolaje metal, es algo más que un guitarrista talentoso, la producción en Cosmogenesis es elegante y claro donde otros pueden caer de plano. Si bien no te llevará mucho tiempo darte cuenta que la batería es programada en Cosmogenesis, los sonidos son bastante convincentes y ciertamente no suenan tan obvio. El bajo a menudo descuidado es también muy importante en el sonido del álbum, añadiendo carácter a las partes más pesadas donde el tono se sale y se vuelve tan importante como la guitarra.
E
ste álbum está profundamente enraizado en la fusión de jazz y metal progresivo. La obsesión con la gama baja de ritmo, riffs staccato, y el tono de la guitarra no es uno de los puntos que Gru quiera destacar, sino que trasciende esa escena en el virtuosismo natural que tiene en la guitarra. Cosmogenesis es un álbum increíblemente hermoso con pequeños defectos o inconvenientes y debe ser escuchado por cualquier persona interesada en la música progresiva o centrada en la guitarra. El álbum es totalmente gratuito, así que realmente no hay ninguna excusa como para no darle una oportunidad a este músico polaco.


Tracks List
1. Universe (1:11)
2. Nebula (5:48)
3. Pulsar (5:02)
4. Fermi Paradox (2:25)
5. Stellar (5:19)
6. Aurora (3:30)
7. Andromeda (5:27)
8. Zeta Reticuli (5:12)
Tiempo: 33.54 minutos

El CD completo en video

Read more

Anglagard - Viljans Oga


Änglagård es una banda sueca de rock progresivo sinfónico, que nació en verano de 1991 con la intención de rememorar el sonido del rock progresivo de los setenta, bebiendo de grupos como Génesis, Pink Floyd, King Crimson... El término anglagard, fue creado por Tord Lindman, el guitarrista de la banda, y viene a significar "Casa o granja de Ángeles".

A principios de los noventa, el rock progresivo como tal no ofrecía excesiva cantidad de bandas, por lo que se consideraba que había acabado su edad de "neoprogresivo de los 80". Pero los noventa volverán a suponer el nacimiento de nuevos sonidos. Anglagard crea su primer álbum de estudio, Hybris en 1992, tras la maqueta The Largen Demo, en 1992. Tracklist: 1. Jordrök (11:10) 2. Vandringar i Vilsenhet (11:53) 3. Ifrån Klarhet Till Klarhet (8:04) 4. Kung Bore (12:57) Bonus track on remastered CD: 5. Gånglåt från Knapptibble (7:19)

Supuso un álbum de gran reconocimiento internacional, que no obstante, es más apreciado hoy, gracias a la difusión de Internet. Está considerado como un álbum fundamental en el rock progresivo, y sirvió de inspiración a numerosas bandas del norte de Europa, Suecia, Escandinavia, Finlandia... Destacó por la complejidad de las percusiones, contundencia del bajo, los pasajes que creaban melotrones y órgano Hammond, la aportación de la flauta travesera, el carácter de fusión de estilos musicales, y el sonido tan oscuro del disco.

En 1994 grabarán su segundo y último disco de estudio: Epilog, más cercano al folk escandinavo y a la música contemporánea e igualmente bien acogido. Tracklist: 1. Prolog (2:00) 2. Höstsejd (15:32) 3. Rösten (0:14) 4. Skogsranden (10:48) 5. Sista Somrar (13:10) 6. Saknadens Fullhet (2:00)

La continuidad sonora en este álbum no está tan conseguida, resulta más heterogéneo en general.

Tras esto la banda dejó su actividad compositiva. Y sólo se han reunido en algunas ocasiones, por peticiones, para tocar juntos en directo. De esos pocos directos se grabó en 1994 un doble cd y un video directo: Progfest, que tuvo lugar en dicho festival. En 1996 grabaron otro directo: Buried Alive. En 1995, una doble compilación: After the Storm.

En 2002, la banda ha vuelto a los ensayos, de una manera nostálgica. En junio de 2003 volvió a los escenarios, y tocaron en Estocolmo. Eventualmente han aparecido en festivales en Francia, Bélgica, Alemania, en el Nearfest de Estados Unidos.

En 2012 retomaron el proyecto, 16 años después del último lanzamiento.
Lanzado el pasado 28 de junio 2012 “Viljans Oga” es el tercer álbum de estudio de Anglagard. tras 18 años el grupo se reúne nuevamente en estudio para este tercer trabajo que resulta una verdadera sorpresa, pero muy grata por cierto. Como no, se trata de la banda sueca de rock progresivo de mayor importancia y trascendencia de las últimas décadas.  El disco de hoy es complejo y requiere de múltiples escuchas para ser digerido objetivamente, e iras descubriendo sonidos nuevos con cada una de ellas. Un prog puro hecho actualidad ¡!!. Espero lo disfruten.

Tracklist:

01 Ur Vilande (15:47)
02 Sorgmantel (12:06)
03 Snårdom (16:14)
04 Längtans Klocka (13:22)
Total Time 57:30

Gentileza de  http://orfeoprog.blogspot.com.ar


Fuentes: http://orfeoprog.blogspot.com.ar y Wikipedia.

Read more

Le Orme - Storia O Leggenda


Le Orme ("Las Huellas") es una banda italiana de rock progresivo formada en 1966 en Marghera (Venecia).
Su primer álbum fue grabado en la pequeña discográfica Car Juke Box label, en 1968.
Le Orme ha ganado dos discos de oro, un premio de la crítica a su discografía. El trabajo más famoso de Le Orme, el álbum concepto,Felona e Sorona, fue publicado en inglés con la colaboración de Peter Hammill de Van Der Graaf Generator.
Los fundadores de la banda en 1966 eran; Aldo Tagliapietra (voz, guitarra), Nino Smeraldi (guitarra), Claudio Galietti (guitarra, bajo) y Marino Rebeschini (batería). Déspues de su primer sencillo "Fiori e colori" (1967), Rebeschini partió y fue remplazado por Michi dei Rossi. En 1968 Le Orme publicó un segundo sencillo, "Senti l'estate che torna". Al tiempo que un músico nuevo, Toni Pagliuca, se unió al grupo. Esta formación fue la responzable del primer LP, Ad gloriam (1968), un trabajo de pop psicodélico que tuvo poco éxito.
Al siguiente año, Gallietti también partió, y Le Orme fundó lo que sería considerada su "formación clásica", que produjo sus más exitosos LP de rock progresivo de los años 70 (Uomo di pezza, Felona e Sorona y Contrappunti).
Los últimos dos trabajos contaron con la colaboración del productor y pianista Gian Piero Reverberi.
El grupo se separó a principios de los 80, pero se volvió a reunir en 1986. En 1992 Pagliuca partió de la banda, y fue remplazado por Michael Bon.
Los últimos tres trabajos de Le Orme (Il fiume, Elementi y L'infinito) muestran un retorno al sonido clásico progresivo.
----*----

Durante el año de 1977, Le ORME nos ofrece otra obra, ahora titulada "Storia o Leggenda", manteniendo la alineación pasada y en este orden: Antonio PAGLIUCA (órgano Hammond, polymoog, minimoog, pianoforte, armonium, fisarmonica), Aldo TAGLIAPIETRA (Bajo Fender, voz, arpa indiana), Michi Dei ROSSI (Batería Pearl, marimba, glockenspiel, percusión varia, guitarras acústicas y eléctricas) y Germano SERAFÍN (guitarras acústicas y eléctricas). En este álbum creo que empieza una etapa de Le ORME muy “callada”, en el sentido de que es un álbum con sonido mucho más acústico y que se perfeccionara y culminara en los dos discos subsecuentes ("Florian" y "Picolla"), y es una etapa que probablemente no interesa mucho a los fans del Le ORME clásico y otros que piensen que el sonido Leormeneano va en franca decadencia, sin embargo , creo que a ser justos, este disco es uno de los mejores del Progresivo italiano de finales de los 70’s, aparte de LOCANDA DELLE FATE y algún otro que se me escapa de la memoria, pudiera atreverme a decir que es de los mejores álbumes Progresivos de ese año, sobre todo, si vemos que la tendencia general de esos años para este estilo, iba siendo desplazado por otros tipos de rock, como el Punk o la música disco, Le ORME a pesar de haber modificado su estilo “clásico”, se atreve a “progresar” y nos ofrece un disco, meditativo, otoñal, melancólico, pero también rítmico, y con un sonido que nunca habían tocado en su anteriores obras, más refinado en algunos puntos, en otros mezclando ritmos de otros horizontes musicales como el reggae, pero indudablemente empiezan a explorar esa veta clasicista, un sonido, más apegado a las formas de la música “culta”, y que será una constante a través del álbum, notándose la preeminencia de un sonido mas terrenal, a diferencia de sus obras “clásicas” como "Uomo di Pezza" o "Felona e Sorona"; de hecho ya nos habían dado una probada de lo que venia en el anterior álbum "Verita Nacoste", que ya fue reseñado también, pero aquí quitan los elementos hardrockeros, para dar oportunidad a un sonido más “suave” y la producción del disco mejora bastante, se aprecia mucho mejor los instrumentos y las melodías y como siempre la batería de Michi se escucha como debió haber sido en el disco anterior, la voz de Aldo TAGLIAPIETRA, como siempre mágica y alcanzando notas maravillosas, y también es bienvenido el sonido de los teclados de Tony PAGLIUCA, que aquí se escucha otra vez al frente, ya que en el anterior disco, se escuchaba solo en el fondo, sin mas realce, en este álbum disfrutamos otra vez de su creatividad.

Gran parte de este disco fue grabado en Paris, Francia y se nota un poco la influencia parisina, en algunas canciones que ya se reseñaran se realzara este punto, y también es importante que este álbum fue un paso obligado para Le ORME, con el propósito de explorar ese estudio en los instrumentos acústicos, que darán vida a “Florian”.

En general el álbum es un rock progresivo tranquilo, sin espectacularidades individuales, muy fino, con influencia muy marcada, bien ejecutado, siento que más cuidado que el anterior álbum, muy armónico,, canciones muy hechas (e.g ‘Storia o leggenda’, ‘Il quadro’), algo con un sonido más duro (e.g ‘Al mercato delle pulci’) que resulta ser la pieza más aproximada al anterior Le ORME, pero desde esta nueva óptica, temas más pastorales, un sonido más intimo, pero sin dejar la influencia progresiva y la conjunción de nuevos horizontes musicales, para esta gran banda italiana, también se pudiese resumir como “mágico” o “ensoñado”, con canciones aun más cortas que en “Verita Nacoste”, pero indudablemente más elaboradas que en aquel álbum, la guitarra de SERAFÍN me sorprende por que muestra una calidad que hasta entonces consideraba “normal” dentro de una agrupación progresiva, pasajes deliciosos de guitarra acústica en la mayoría de las canciones (e.g. ‘Il musicista’, ‘Storia o leggenda’), y una mayor integración por parte de él hacia el resto del grupo, cosa que no se apreciaba en “Verita Nacoste”.

Algunas canciones como ‘Se lo Lavoro’ o ‘il Quadro’ sin duda son de lo mejor en esta obra y superior en todo lo hecho en “Verita Nacoste”, sin embargo, yo creo que la causa principal que, en su momento no ha sido considerado un gran disco es por la época en que salió, la mayoría del publico buscaba un sonido más simple y comercial y el ascenso de grupos de rock Punk y rock más pesado, no ayudo a la cabal comprensión, del disco, pero considero que es una gran adquisición para cualquier persona que quiera aventurarse en la historia de este grupo.

Una nota mas antes de entrar en las canciones, la portada es una de las mejores que se hayan publicado en un disco de rock Progresivo, muy parecida a la de “Felona e Sorona”, inspirada en un trabajo de Walter MAC MAZZIERI y pareciera una batalla entre el bien y el mal, al estilo de William BLAKE.

El álbum abre con ‘Tenerci per Mano’, un comienzo con un poco de ritmo reggae, pero contrastando con la voz misteriosa/mágica de TAGLIAPIETRA, el bajo sosteniendo la canción y la guitarra de SERAFÍN matizando la melodía principal con algunos arpegios acústicos realmente agradables y el teclado de PAGLIUCA llevando el peso de las melodía, no es lo más progresivo que han hecho, pero definitivamente no tan “pop”. Como algunos han sostenido. Buena a secas. El álbum prosigue con ‘Storia o Leggenda’, una de las mejores canciones del disco, y ¿por que no? De la discografía de Le ORME, contiene la perfecta fusión del antiguo / nuevo estilo que están proponiendo, una guitarra por parte de SERAFÍN , simplemente exquisita con una atmósfera melancólica y nostálgica , la voz de TAGLIAPIETRA me recuerda tanto lo hecho por John WETTON por la canción ‘Starless’ en KING CRIMSON, un ritmo muy pastoral al principio, evocando parajes de ensueño y el coro de la canción que se me hace de los mas exquisito que se haya escrito, de verdad imprescindible esta joya de la música Progresiva.

Otra de las canciones sobresalientes de este disco, es ‘Il musicista’ un buen ritmo con frescas tonalidades de teclado por parte de Tony PAGLIUCA y la guitarra de SERAFÍN que me recuerda en pases a lo hecho por Jimmy PAGE en LED ZEPPELÍN circa “Presence” y más exactamente en la canción ‘Over the Hills and Far Away’ en el empiezo , sin la distorsión por supuesto, la voz de TAGLIAPIETRA, aquí cumplidora sin nada especial que remarcar, buen ritmo y de las canciones más “movidas” del disco. Buena. El disco continua con ‘Come una Giostra’, la cual es una canción que refleja lo que estaba pasando en el grupo, a un cambio de dirección, me da la impresión de que se encontraban en una encrucijada musical, y las nuevas modas musicales amenazando ya en el horizonte. No es una canción muy notable frente a otras de este mismo álbum, con mucha influencia “popera”, sobre todo en el teclado de PAGLIUCA, además se puede decir que parece un outtake de “Verita Nacoste”, la verdad es bastante mediocre, considero que sería como de “relleno”.

Otra de las canciones bien hechas y “cajonas” del álbum en comento,considero que es ‘Se io Lavoro’ muy buen trabajo de PAGLIUCA en el departamento de los Teclados, con resabios de experimentación de aquel Le ORME furioso y vanguardista al final de la canción, pero adaptado al tiempo , y la brillante voz de TAGLIAPIETRA sonando como lo hace, sin duda un sello en Le ORME, la canción tiene un ritmo muy pegajoso, pero no cae en provocaciones “poperas” , con una línea vocal muy característica y una letra muy buena. Sin duda un buen trabajo por parte de Le ORME y de los mas destacable en esta obra. Muy emocional y evocativa. Seguimos con ‘Un Angelo’, composición que una vez más, refleja la encrucijada musical en la que se encontraba el grupo, muy meditativa y en partes, hasta repetitiva, de lo que venían haciendo a través del disco, partes que han sido mejor realizadas por ejemplo en la canción “Storia o Leggenda”. Esta sin embargo da la impresión de estar en una casa de la cual se esta a punto de abandonar, o de una mudanza, dejando esos tiempos como simples recuerdos, claro que la letra habla de otra cosa, no es muy buena la canción en general y salvo la voz de TAGLIAPIETRA que la salva de un seguro naufragio, nada memorable. Aquí se escucha la influencia parisina de la que hable líneas antes.

Continuamos con ‘Il Quadro’, obra que es para mi una encrucijada , la canción no tiene nada memorable, y para mis gustos, muy plana en general, pero aun así es disfrutable ,muy pastoral, (el disco es en si muy pastoral), y nostálgico, otra canción que recrea el ambiente parisino, no dejo de confesar que la letra es muy buena (acerca de los círculos en la vida altas / bajas), y en la parte que canta el “Bonjour Mounsieur...” se aprecia un buen trabajo de PAGLIUCA en los teclados, buen efecto wah wah de la guitarra de SERAFÍN, sin embargo creo que es de los puntos bajos de todo el disco.

Sin duda la melodía más próxima al Le ORME “clásico”, es ‘Al Mercato delle Pulci’ la aparición de SERAFÍN con una guitarra agresiva en el ritmo, PAGLIUCA demostrando por que es uno de los grandes en el departamento de las teclas , MICHI haciendo gala de por que es uno de los mejores bateristas del rock Progresivo en general, y Aldo ese genial Aldo, con su bajo eléctrico que domina por mucho la mayoría delas canciones y melodías de Le ORME, esta es una pieza musical de altos vuelos (noto algunas influencias de jazz fusión ,pero muy poco evidentes), y demostrando que Le ORME aun puede tocar como en su periodo “clásico” si quisieran, pero en esta ocasión, debido a la ya instalada influencia clasicista , se escucha más refinados, (y no con ello pretendo demeritar al Le ORME “clásico” también son muy finos, aun más creo yo, pero de diferente forma hablo del refinamiento en esta pieza musical) y menos vanguardistas, lo único que no me gustó es que durara tan poco tiempo, esta melodía tenia para mucho más , pero excelente cierre de disco y de las mejores composiciones del grupo en general.

Finalmente otro disco de esta época de Le ORME que muchos consideran muy floja, yo no creo eso, mi opinión es que es un buen disco (mejor que lo que hizo ELP ese año con “Love Beach”!) y que demostró que la adición de Germano SERAFÍN en la guitarra, no fue una mala decisión después de todo. Lo que si lamento de verdad, es que dure tan poco esta obra.

–José Alberto MUñOZ FLORES, para Manticornio.
Tracklist

1. Tenerci per mano (4:40)
2. Storia o leggenda (5:05)
3. Il musicista (4:40)
4. Come una giostra (4:25)
5. Se io lavoro (4:20)
6. Un angelo (4:50)
7. Il quadro (4:10)
8. Al mercato delle pulci (4:05)

Gentileza de  http://acasaderoderick.blogspot.com.ar
Complete el campo numérico de capcha y no necesitará hablar ruso



Fuentes : Manticornio y Wikipedia

Read more

Steven Wilson - Grace For Drowning


Steven John Wilson (nacido el 3 de noviembre de 1967) es un músico Inglés y productor, más conocido como el fundador, guitarrista, cantante y compositor de canciones de la banda de rock progresivo Porcupine Tree. Está involucrado en muchas otras bandas y proyectos musicales tanto como músico y productor (como No-Man y Blackfield) y también mantiene una carrera en solitario. En 2010, Wilson comenzó a escribir música junto a Opeth Mikael Åkerfeldt vocalista para su proyecto, la Storm Corrosion.

Wilson es un productor autodidacta, ingeniero de audio, guitarrista y tecladista, que toca otros instrumentos como y donde sea necesario (incluyendo el bajo, arpa de concierto, dulcimer martillado y flauta).

Divide su tiempo entre Londres y Tel Aviv, Israel,  pero ya no tiene una residencia permanente en la segunda.

Grace For Drowning es su segundo álbum como solista . Para muchos este disco llama muy gratamente la atención después de escucharlo por primera vez. A diferencia de los anteriores trabajos de Wilson, éste “ahonda en un sonido más setentista (prog. setentista) y bordea otros géneros (psico) de los cuales no había participado anteriormente en su carrera”, sin embargo su toque y estilo permanecen presentes a la largo de todo el disco. El sonido es excelente como ya es costumbre …!!!

Tracklist:

CD 1: Deform To Form A Star
01. Grace For Drowning (2.00)
02. Sectarian (8.00)
03. Deform to Form a Star (8.00)
04. No Part of Me (5.45)
05. Postcard (4.30)
06. Raider Prelude (2.30)
07. Remainder the Black Dog (9.15)

CD 2: Like A Dust I Have Cleared From My Eye
01. Belle de Jour (3.00)
02. Index (4.45)
03. Track One (4.15)
04. Raider II (23.15)
05. Like Dust I Have Cleared From My Eye (8.00)

Total Time: 01:23:06

Atención de http://orfeoprog.blogspot.com.ar


Read more

Haken - Visions


Incluyendo antiguos miembros de grupos como To-Mera y Linearsphere, Haken es una banda proveniente de Londres que ha generado muchísimos rumores y excelentes críticas. Son sin duda la banda de sonido más estimulante surgida del movimiento de rock progresivo en los últimos tres años. Formado en 2007 por tres amigos de la escuela Henshall Richard, Ross Jennings y Matthew Marshall (ex-guitarrista), Haken puede catalogarse como un grupo virtuoso y ecléctico que fusiona el rock progresivo y el metal.
 En julio de 2007, Haken debuta con su música por primera vez en un abarrotado bar de Londres con una gran respuesta, presentación seguida de un espectáculo la semana siguiente, que se vendió de manera increíblemente rápida, en la mejor sala de conciertos del sur-oeste de Londres, "The Peel", en la ciudad de Kingston. Después de muchísimas presentaciones locales y de girar extensivamente como banda de apoyo a Riverside, King-X y Bigelf, llega su primer álbum en el 2008. El título de su debut fue "Aquarius" el cual rápidamente obtuvo muy positiva respuesta dentro de los seguidores del género. "Aquarius" fue un álbum muy impresionante, en la cual la banda se las arreglaba para sonar tanto clásica como neo-prog al mismo tiempo, incorporando cambios musicales y de ritmo con teclados en el estilo y el sonido de Jordan Rudess (Dream Theater) o Suspyre. La capacidad técnica de los músicos era palpable y el sonido era muy diverso de manera general, con marcadas influencias del los primeros Kansas (como era lógico esperar si se considera el detalle de que el primer corte del disco llevaba el título de "Point Of No Return"). Finalmente firmaron un acuerdo discográficos con Sensory Records para el lanzamiento de su inicial esfuerzo discográfico en los Estados Unidos. También fueron añadidos a la lista de grupos del prestigioso Festival ProgPower que se celebra anualmente en los Estados Unidos, para su edición del 2011, y su desempeño dejó boquiabiertos a muchos de los presentes.
Cabalgando sobre el éxito de su impresionante primer vinilo del 2010 "Aquarius", vuelve Haken con otra excelente versión de metal progresivo con su nuevo CD "Visions", el cual demuestra claramente que su álbum debut no fue una casualidad y que la banda va en serio. Por más de 71 minutos de música compuesta con brillantez, la banda deja en claro que están dispuestos a asumir un papel protagonista en la escena del metal progresivo, un género bien populoso en estos tiempos, en el cual es muy difícil sobresalir y ser original.
 Haken abre esta nueva entrega con el instrumental "Premonition" con un enfoque similar en algunos momentos a los dioses del género (Dream Theater). Sin embargo, no malinterpreten mis palabras, Haken no es simplemente una banda clon de Dream Theater como muchas otras que pululan en estos tiempos. En esta pista inicial se puede oír los teclados brillantes y el filo futurista que hizo de su anterior disco "Aquarius", una muy atractiva y más que interesante propuesta. Después del efecto calmante de la canción de apertura, llega "Nocturnal Conspiracy" un corte de 13 minutos ofreciendo la primera aparición de Ross Jennings, el carismático cantante de la banda. Su manera de cantar es muy emocional y no como suena en ocasiones quejoso como otros cantantes del género. "Nocturnal Conspiracy" es un ejemplo de la yuxtaposición de pesadez y ligereza de la banda, con movimientos que van de ligeros toques de rock melódico a profundos y reflexivos riffs. El tema está salpicado por varios solos de guitarra, pero también expone en abundancia partes de teclados que adornan con toda una gama de melodías. Dinámico y caprichoso, entre los interludios de piano y las guitarras, el corte es como un ensueño de metal, acolchado por los coros. Y por sobre todas las cosas es una canción lógica y fluida, que para nada parece reconstruido o forzada.
 La muy melódica "Insomnia" marca su camino con los teclados y las guitarras intrincadas combinadas con excelentes melodías vocales. Es la canción más corta del CD. Aquí también, el comienzo es grandilocuente, pero luego caen en una melodía más suave, con voces llenas de sentimiento. El acompañamiento es tranquilo, casi flotando. Después de una sección que emula el sonido de un "video juego" el tema se despliega con una larga sección instrumental conducida por barridos de teclado y solos de guitarra. Es un tema muy divertido y entretenido, algo que muchas bandas de metal progresivo han perdido en los últimos años con sus esfuerzos de ser sólo muy técnicamente competentes.
A continuación llega "The Mind's Eye", la cual junto a "Portals" y "Shapeshifter" ofrecen un interesante trío de canciones, que aparecen como temas separados, pero se funden en otro arreglo progresivo de largo y coherente metraje. "The Mind's Eye" es un tema que tiene un tono más emocional y donde Jennings canta en un tono más alto, ofreciendo cambios de ritmo bien calculados y marcando puntos con el contraste entre el tono soñador y ligero con la potencia de las líneas de bajo, que me recuerdan ciertas reminiscencias de "Porcupine Tree". Sin pausa alguna aparece "Portals", una pista instrumental plagada de excelentes solos que se mezclan con riffs de guitarras y súbitos contratiempos, una fiesta de sonidos que a veces hace pensar que estás escuchando Liquid Tension Experiment. Y para rematar la suite llega "Shapeshifter" que comienza con unas guitarras poderosas y un motivo de órgano lento y restringido, sobre el cual la voz entra lentamente, disolviendo la agresión. Pero es sólo un breve respiro, para dar paso a un coro grandilocuente, seguido de un riff de guitarra de metal feroz. Un interludio con hisopos de teclado espacioso y un solo de guitarra atmosférico le da a la canción un nuevo rumbo para entrar de nuevo en el coro, y en otro riff de guitarra bombástico que va ascendiendo de manera limpia para concluir en el estribillo melódico del inicio acompañado de unos teclados repetitivos que se van disolviendo lentamente.
 "Deathless" es en última instancia, una balada de gran atmósfera que me recuerda una vez más a Steven Wilson y sus proyectos. Melodías de ensueño melancólico están presentes de manera expresiva, y es un corte muy relajante, con teclados descubiertos y comedidos solos de guitarra. A medida que la pista avanza la tensión sigue en aumento, sólo para llegar al clímax grandilocuente que se disuelve con suavidad, terminando con una voz tranquila y los sonidos del teclado.
El cierre del disco viene de la mano de la pista título del mismo "Visions", la cual solo puedo describir como un tema imprescindible del metal progresivo, que debe de hacer palidecer a John Petrucci y compañía si alguna vez la escuchan. Es una pieza gigantesca, una epopeya monstruosa de 23 minutos de duración donde se mezclan partes sinfónicas, poderosos riffs neo-progresivos con sonido grandilocuente, gentiles y relajadas voces, un corto solo de guitarras en cuerda jazzística, un interludio con sabor oriental y flamenco, sonidos floydianos en las guitarras eléctricas y hasta un cuarteto de cuerdas. El tema se extiende con una amplia profundidad creativa y muestra diversos estados comparables a estados de ánimo en las melodías, con momentos sencillamente fantásticos.
 Por mucho "Visions" es uno de los mejores lanzamientos de metal progresivo del 2011. El álbum muestra un gran nivel de madurez y musicalidad, algo que es bastante impresionante para una banda en su segundo CD. Es una excelente propuesta progresiva en un momento en que el género se ha convertido ciertamente en una burla de sí mismo dentro de ciertos círculos. Los elementos más populares de metal no se sacrifican por el bien de estilo o la sustancia, en lugar de eso permanecen como el punto focal del sonido de Haken. Los elementos progresivos sirven como elementos de sorpresa, mostrando su capacidad de destacar de la multitud no por el hecho de ser diferentes, sino simplemente por la adhesión a la creatividad colectiva de la banda y la capacidad para expresarlo. Este es un disco que puede y debe llamar la atención, profesionalmente escrito y ejecutado. Si te gusta la música progresiva con buenas guitarras, excelentes voces y teclados de alza increíble, no te sentirás decepcionado por "Visions".

 Escrito por Joel Barrios Mendez 
 http://www.rockencuba.com/criticas/cds-internacionales/1354-haken-visions-2011

 Tracklist:  
1. Premonition (4:10)
2. Nocturnal Conspiracy (13:08)
3. Insomnia (6:06)
4. The Mind's Eye (4:05)
5. Portals (5:27)
6. Shapeshifter (8:08)
7. Deathless (8:04)
8. Visions (22:)

Gentileza de http://getmetal.org

Read more

The Rome Pro(g)ject



The Rome Pro(g)ject es un álbum lanzado el 07 de diciembre del 2012 con algunos de los nombres más importantes de la escena del rock progresivo más clásico, para celebrar a través de la música la grandeza y la belleza de Roma, en el aniversario de su fundación hace 2765 años. Un álbum instrumental progresivo orientado a la música conceptual con 10 temas inéditos escritos por artistas tan relevantes del rock progresivo de los setenta (y por ende de todos los tiempos) como David Cross (King Crimson), Francesco Di Giacomo (Banco), John & Steve Hackett (Genesis), David Jackson (VDGG), Magnus Nick, Richard Sinclair (Caravan,, Camel), entre muchos otros.

Un disco que resulta ser una grata sorpresa matizado de todos esos elementos progresivos de la primera mitad de los setenta con una fuerte orientación a ese Genesis de sus álbumes más destacados de la era gabreliana en gran parte a la participación de Steve Hackett y su hermano John. Todo eso más el sabor tan propio del progresivo italiano tan representativo de toda una época, además de otras leyendas como David Cross. Un tributo a la belleza y majestuosidad de Roma y toda su rica civilización y tradición, pilar fundamental de la cultura de occidente. Un disco muy recomendable.


Tracklist:

01.Prologue (Francesco Di Giacomo)
02.…April 21st 753 b. C. (Francesco Di Giacomo)
03.Over 2.000 Fountains (David Cross)
04.In and Around The Colosseum (Narrow Pass, Il Tempio delle Clessidre)
05.Monuments And Statues Everywhere (Nick Magnus, John Hackett)
06.Down To The Domus Aurea (Steve Hackett)
07.Caracalla’s Dream (Richard Sinclair)
08.A Mankind Heritage (David Jackson)
09.Towards the Future… (John Hackett)
Bonus track:

10. The Mouth of Truth (Steve Hackett)

Nota y descarga gentileza de http://leonardinsky.blogspot.com.ar/




- Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso) / narration
- Vincenzo Ricca / keyboards
- Paolo Ricca / electric guitar
- Franck Carducci / electric bass, 12-string guitar
- Luca Grosso / drums
- David Cross (King Crimson) / electric and acoustic violin
- Mauro Montobbio (Narrow Pass) / electric, acoustic and classical guitars, keyboards
- Elisa Montaldo (Il Tempio delle Clessidre) / grand piano
- Fabio Gremo (Il Tempio delle Clessidre) / electric bass
- Paolo Tixi (Il Tempio delle Clessidre) / drums
- John Hackett (Steve Hackett Band) / flute
- Nick Magnus (Steve Hackett Band) / keyboards, virtual instruments
- Steve Hackett (Genesis) / electric guitar
- Danilo Chiarella / electric and fretless bass
- Maurizio Mirabelli / drums
- Richard Sinclair (Caravan, Camel, etc.) / fretless bass
- Jerry Cutillo / flute
- Giorgio Clementelli / acoustic guitar
- David Jackson (Van der Graaf Generator) / saxes, flutes and whistles

Read more

Songs of Distant Earth - Mike Oldfield



Songs of Distant Earth es un álbum del compositor inglés Mike Oldfield, publicado en 1994 bajo el sello de la Warner Bros. Records. El título del álbum hace referencia a una novela original de Arthur C. Clarke, titulada en España como "Cánticos de la lejana Tierra".

El álbum está considerado por ser uno de los mejores según sus seguidores, mientras que sus detractores lo desprestigiaron por alejarse de la sencillez y el tono acústico de otras composiciones anteriores como Ommadawn. El creador de "Moonlight Shadow" usó toda clase de estilos musicales para el álbum, incluyendo coros en varios idiomas diferentes como el sudafricano swahili, muy popular en la época, o la inclusión de una banda de gaitas, que suenan en el corte "Tubular World". Siendo fiel a su estilo Oldfield realizó todo el álbum en su estudio de grabación de Inglaterra, en el que compuso cada uno de los 17 cortes que forman el disco. Como curiosidad, Oldfield hizo que cada uno de los temas musicales se enlazasen con el siguiente de forma consecutiva (a diferencia del resto de álbumes, que dejan varios segundos de silencio entre tema y tema), lo que convierte el álbum en una rareza en cuanto a diseño y contenido, y lo transforma en toda una odisea musical.

Track list
  1. "In the Beginning" – 1:24
  2. "Let There Be Light" – 4:57
  3. "Supernova" – 3:23
  4. "Magellan" – 4:40
  5. "First Landing" – 1:16
  6. "Oceania" – 3:19
  7. "Only Time Will Tell" – 4:26
  8. "Prayer for the Earth" – 2:09
  9. "Lament for Atlantis" – 2:43
  10. "The Chamber" – 1:48
  11. "Hibernaculum" – 3:32
  12. "Tubular World" – 3:22
  13. "The Shining Ones" – 2:59
  14. "Crystal Clear" – 5:42
  15. "The Sunken Forest" – 2:37
  16. "Ascension" – 5:49
  17. "A New Beginning" – 1:37


Read more

Liquid Tension Experiment


Liquid Tension Experiment (abreviado y también conocido como LTE) es un supergrupo de metal progresivo instrumental de Estados Unidos que se concibió a finales de 1996, cuando Mike Portnoy (ex-baterista de Dream Theater), recibió una petición de su discográfica, Magna Carta, para formar una banda compuesta por grandes talentos del rock progresivo. Para llevar a cabo este proyecto Portnoy fue interrogado con respecto a con qué músicos había querido grabar siempre, y tras algunas negociaciones se concretó quienes serían los componentes del grupo:
Tony Levin: experimentado bajista, icono del rock progresivo, integrante de King Crimson y que ha colaborado junto a artistas como Peter Gabriel. En algunos temas de la banda, como por ejemplo "Osmosis", demuestra su talento con un instrumento de alta complejidad como lo es el Chapman Stick.
John Petrucci: reconocido guitarrista ex-compañero de Mike Portnoy en Dream Theater. Ha compartido la tarima con Joe Satriani y Steve Vai en la extravanganza guitarrística G3.
Jordan Rudess: actual teclista de Dream Theater, compositor y productor. Antes tocó con Steve Morse, Vinnie Moore, Dixie Dregs y el baterista Rod Morgenstein.
Mike Portnoy: baterista, ex-componente del grupo Dream Theater, O.S.I. y Transatlantic. Galardonado cada año desde 1995 hasta el 2006 como el mejor baterista de rock progresivo por la revista Modern Drummer.

Para el momento en que se creó Liquid Tension Experiment, Rudess aún no formaba parte de Dream Theater. A pesar de que algunos formulan la teoría de que fue invitado a unirse a causa del éxito de Liquid Tension Experiment, es sabido que él ya había rechazado una oferta para integrarse en 1994, ocasión en la que se volvió miembro de Dixie Dregs en vez de Dream Theater.

La música que realiza la banda es enteramente instrumental, y puede enmarcarse dentro del metal progresivo.

Liquid Tension Experiment lanzó dos álbumes, Liquid Tension Experiment (1998) que aquí les acercamos y Liquid Tension Experiment 2 (1999) a través de Magna Carta. 'También hicieron algunos espectáculos en directo en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. Mike Portnoy ha declarado en numerosas entrevistas (y en el FAQ de su sitio web) que no habrá un tercer álbum de LTE, pues la mitad de la banda ahora está en la alineación de Dream Theater. Sin embargo, varias canciones y riffs han sido incorporados en las presentaciones en directo de Dream Theater, como por ejemplo el medley instrumental de Live at Budokan.

En el año 2007 se edita un nuevo disco bajo el nombre de "Liquid Trio Experiment", conformado por antiguas grabaciones que Mike Portnoy tenía guardadas. Todas las melodías son sesiones de improvisación realizadas durante la grabación de "Liquid Tension Experiment 2" en la ausencia de Petrucci que estaba pendiente del nacimiento de su hija. El nombre "Liquid Trio Experiment", que sigue manteniendo las siglas LTE, se debe precisamente a la ausencia del guitarrista.

Durante 2008 se edita un disco en vivo de Liquid Trio Experiment llamado When the Keyboard Breaks, grabado durante un show en Chicago, EEUU, en el cual, el teclado de Jordan Rudess sufre una grave avería. Los músicos restantes se prestan a iniciar una larga sesión de Jams de aproximadamente una hora mientras Rudess junto a sus técnicos tratan de reparar su instrumento. Ese disco es la grabación de dicho Jam, con algunos cortes.

Tracklist:

1. Paradigm Shift (8:55)
2. Osmosis (3:26)
3. Kindred Spirits (6:29)
4. the Stretch (2:00)
5. Freedom Of Speech (9:19)
6. Chris And Kevin's Excellent Adventure (2:21)
7. State Of Grace (5:01)
8. Universal Mind (7:53)
9. Three Minute Warning (8:20)
10. Three Minute Warning (4:02)
11. Three Minute Warning (5:18)
12. Three Minute Warning (4:20)
13. Three Minute Warning (6:31)

www. guitar-maniacs.blogspot.com.ar



Read more